_
_
_
_

Robert Zemeckis, en la cuerda floja de Hollywood

‘Regreso al futuro’, ‘Forrest Gump’… ha creado alguno de los iconos más populares del cine. Pero sucumbió a la técnica digital y estuvo a punto de costarle la carrera No es fácil mantener el equilibrio en las alturas. El director regresa con la odisea de un artista del alambre

Guillermo Abril

En persona, Robert Zemeckis no desprende ningún glamur. Su corpachón recuerda al de un oso afable. Resulta alto y robusto. De rostro cuadrado y escaso de pelo, si se dedicara a la interpretación, perfectamente podría meterse en la piel de un fontanero, un matón en horas bajas o un general de Estados Unidos –el típico que informa al presidente de la invasión alienígena–. No hay nada en él que le haga parecer un director oscarizado de Hollywood, salvo quizá su dentadura de un blanco fosforescente; y una camisa vaporosa de manga corta, muy estilo Los Ángeles, con el dibujo de una avioneta en la espalda. Bajo las alas se lee: “La cabeza en las nubes”. Zemeckis, al parecer, es un piloto consumado. Vuela “para no pensar”, según dirá en la entrevista. Pero ahora mismo lo que tiene enredado en la cabeza, en el pelo para ser precisos, es un papelito de plástico. Lleva con él todo el encuentro. Probablemente toda la mañana: son cerca de las 14.30 cuando se da cuenta la fotógrafa, a punto de disparar su cámara:

–Señor Zemeckis, tiene usted…

–¿Qué? ¡Quítemelo!

–Ahí, en la cabeza…

–¡Oh! ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿No es gracioso…? ¿Sabe de dónde viene? De mi bote de champú.

Lo dicho: Zemeckis no posee ningún glamur. Quizá nunca lo tuviera. Ha forjado iconos del cine popular americano como Regreso al futuro y Forrest Gump. Pero su pose, su aura, su discurso, todo en él, recuerda más a un técnico campechano que a un “visionario director”, por citar la típica frase de tráiler. “Solo pido una cosa”, añade antes de ser retratado. “No me hagáis parecer gordo. Ni calvo. Ni viejo”.

Todo el mundo está aterrado con el actor virtual. Y se encuentra a la vuelta de la esquina. Está en mi película y ni siquiera te das cuenta”

La entrevista, en la suite de un hotel de cinco estrellas en el paseo de Gracia de Barcelona, comienza con puntualidad escandinava. Zeme­ckis hunde su cuerpo en un sofá de cuero color crema. Eleva la mirada, apaga el ipad y lo posa en una mesita. Tiende la mano, lleva gafas de metal de otra década –digamos, las de general estadounidense en los ochenta– y sonríe con sus dientes luminiscentes. Hasta ese momento (aún es verano), lo que se sabe es que se encuentra de paso por España para presentar en el festival Cine Europe, ante ­exhibidores europeos, su última película, El desafío. Una cita cerrada, privada, estrictamente de negocio: se trata de que los dueños de los cines compren los derechos de proyección de su criatura. Hoy se sabe más: la cinta, a pesar de haber recibido críticas razonables, ha pasado sin pena ni gloria por la taquilla estadounidense. O quizá resulte más correcto con más pena que gloria. La cinta llega a los cines de España el día de Navidad. Pero en su tierra ha sido uno de los peores lanzamientos de una película con pretensiones –estrenada en más de 2.500 salas–, según la web especializada Box Office Mojo.

En el hotel, frente a Zemeckis, nadie podía preverlo. Al contrario, parecía destinado a convertirse en el largometraje que iba a devolverlo al lugar que abandonó, pongamos, con Náufrago, aquella en la que Tom Hanks sobrevivía en una isla desierta tras un accidente aéreo. Fue la tercera con mayor recaudación del año 2000 en el mundo: casi 430 millones de dólares de la época. Una combinación de efectos especiales –el agónico accidente de avión– y odisea personal –la del náufrago– que suelen constituir los dos sellos de identidad de este realizador. Desde entonces no ha vuelto a acercarse al Olimpo de la taquilla; ya hace 20 años que logró el Oscar a mejor dirección y a mejor película por Forrest Gump. Y 30 desde que estrenó Regreso al futuro.

Después de Náufrago, Zemeckis se embarcó en proyectos de animación digital durante la primera década del siglo XXI. Fue uno de los primeros en abrazar una técnica llamada performance capture (captura de interpretación): en lugar de filmar a actores, les colocaban sensores por todo el cuerpo, decenas de ellos en la cara; se trataba la información con ayuda de potentes procesadores y a partir de ahí era posible recrear un universo gestual en escenarios imaginarios, en 3D, también creados por ordenador. La primera de sus incursiones fue Polar Express (2004), un relato navideño en el que Tom Hanks, digitalizado, se metía en la piel de una decena de personajes. En un artículo de The New York Times de la época se afirmaba: “Podría marcar un punto y aparte en la transición del mundo analógico al digital […] una película que trae una verdadera presencia humana al mundo virtual digitalizando actores de carne y hueso y también los mundos que habitan”. Zemeckis, en la pieza, lo comparaba con la evolución en la música: “Tenemos equipos de sonido digital sofisticados que pueden crear cualquier sonido, manipular una nota, sostenerla, cortarla, cambiarla”. Lo mismo comenzaba a suceder en el cine. Pero no funcionó como se esperaba. Volvió a intentarlo con Beowulf (2007) y Cuento de Navidad (2009). Otros dos pinchazos. Su última aventura enteramente digital la corrió como productor de Marte necesita madres (2011), en la que unió sus fuerzas con Disney. El realizador, desatado, la llamó “la película de captura de interpretación digital en 3D más avanzada hasta la fecha”. Fue uno de los desastres más sonados de Disney. De inmediato, la compañía de Mickey Mouse canceló su contrato con los estudios digitales de Zemeckis (Image Movers) y este se vio obligado a echar a 400 empleados a la calle. “Fue su peor momento profesional”, contó a LA Times Jack Rapke, uno de sus socios. “Recuerdo a Bob decir: ‘¿Se ha acabado? ¿Merece la pena seguir sufriendo?”.

Hoy, sin embargo, la técnica se encuentra por todas partes: en los monos de El planeta de los simios; en la tierra de los na’vi de Avatar; en el Tintín de Steven Spielberg. Cuenta con actores especializados como Andy Serkis (Gollum en El señor de los anillos). Y hay quien regresa a los “clásicos” de Zemeckis como el que revisita las primeras películas con sonido: a sus muñecos virtuales les falta alma, sus ojos parecen de madera, pero en ellos se encuentran los fundamentos de un nuevo medio.

En 2012, el director regresó al cine de humanos y estrenó El vuelo, con Denzel Washington como protagonista. Una película de presupuesto humilde, con resultados notables de recaudación y que logró dos nominaciones a los Oscar, incluida la interpretación (real) de Washington. Pareció recuperar su toque. Pero también se hizo evidente que quizá el paréntesis le hubiera pasado factura. Zemeckis tiene hoy 64 años. Y cuando se le pregunta si ya hace tiempo que dio su gran golpe cinematográfico, responde: “Me estoy haciendo mayor y espero no estar siendo arrogante [al seguir haciendo películas]. Quizá me vuelva irrelevante, no lo sé. Otros lo dirán. Es algo que no puedo desentrañar por mí mismo”.

El director Robert Zemeckis.
El director Robert Zemeckis.Vanessa Montero

La pregunta sobre el golpe tiene cierto sentido. El desafío, rodada de nuevo con actores reales, se inspira en la historia de Philippe Petit, el funambulista francés que tendió una mañana de 1974 un cable de acero entre las Torres Gemelas y se jugó la vida a 415 metros de altura. Caminó sobre el alambre, de un edificio a otro, durante tres cuartos de hora, hasta ser detenido por la policía. Petit tenía entonces 24 años. Y ya era consciente de que resultaría imposible igualar su hazaña. Viviría el resto de los días a su sombra. “¿Qué puedes hacer después?”, se pregunta en una escena. Al cruce entre las Torres, en la película, lo llaman “le grand coup”. El gran golpe. “Él se jugaba la vida por el arte”, prosigue Zemeckis. “Yo busco historias que supongan un reto. Hacer algo que no se ha hecho antes. Es como caminar sobre el alambre. ¿Funcionará? Es arriesgado. Aterrador”.

En la crítica de la edición estadounidense de Rolling Stone, El desafío recibió tres de cuatro estrellas y algún que otro palo: “Espérate lo peor de la primera mitad, la parte antes de que el artista del alambre Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) aterrice en Nueva York y coloque un cable entre las Torres […]. Pero luego, oh, nena, esta película sí que vuela”. La última media hora resulta vertiginosa. Recrea casi minuto a minuto la hazaña de Petit, su danza en las alturas, su paseo por las nubes. La cámara sube y baja, rota en todas direcciones, flota junto al funambulista, entre las gaviotas de Manhattan y las calles de la ciudad. Parece casi un ensayo cinematográfico sobre las posibilidades visuales del nuevo mundo. Tras la première en 3D en el Festival de Cine de Nueva York, la CBS informó de algunos espectadores que salieron del revés, e incluso vomitaron en los baños del cine, debido a su realismo.

El realizador asegura que no ha perdido el tiempo estos años: “Todo lo que he aprendido técnicamente en mi carrera está combinado en esta película. Por supuesto, hay performance capture en ella. Ya está por todas partes. Fui el primer cineasta en emplearla, y el primero en usar 3D. Y han sido herramientas útiles para El desafío”. Concede que sus experimentos digitales quizá llegaron demasiado pronto. Y añade: “Ahora, todo el mundo está aterrado con el actor virtual. Y se encuentra a la vuelta de la esquina. Va a suceder. Está en El desafío y ni siquiera te das cuenta. No es importante ya. Es solo otra herramienta para el director”.

Un comisario del Moma: “Zemeckis pertenece a una tradición de cineastas capaces de trabajar en el sistema comercial con películas personales”

Steve Starkey, productor de todas sus películas desde ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1989), aquella fantasía en la que convivían dibus y personas en el mundo real, describe así al realizador: “A su lado descubrí que no solo era un gran contador de historias, sino un genio de la técnica cinematográfica. Yo ya había trabajado en dos guerras de las galaxias, tenía experiencia en ese tipo de creación en la que uno se adentra en terrenos inexplorados, generando nuevas imágenes para el cine. Él tiene esa habilidad para atravesar las fronteras del lenguaje visual”.

De El desafío, Starkey destaca la recreación de los rascacielos destruidos el 11-S. “Es una carta de amor a las Torres Gemelas”. Y una de las primeras veces que se muestran con tanto detalle tras el atentado. A veces, de hecho, parecen las protagonistas. Según Zemeckis, “su memoria es uno de esos momentos seminales, no solo en América, sino en el mundo. Están en el recuerdo de todos. Grabadas. Nunca serán borradas”. A él, el 11-S le pilló en California. “Me estaba levantando. Sonó el teléfono, y era una amiga de mi mujer. Dijo: ‘Tenéis que encender la televisión inmediatamente”.

De niño, cuenta poco después, se crio en los suburbios de Chicago, al lado de donde creció Unabomber, aquel terrorista que atemorizó a su país en los noventa. Era de origen eslavo, como él. La conversación se adentra en los rincones oscuros de Estados Unidos: las armas, los tiroteos, las matanzas. “Definitivamente, tenemos algún tipo de enfermedad del alma de la que debemos ocuparnos. Algo no funciona”, dice Zemeckis. En cualquier caso, la historia de Petit no la conoció en el momento, sino mucho después, cuando tras el 11-S comenzó a leer sobre las Torres Gemelas. En 1974, dice, solo tenía cabeza para el cine.

Aquel año conoció a Steven Spielberg y el encuentro cambiaría el rumbo de su carrera. Según Zemeckis, “todo lo mío con Steven es una sincronicidad del universo”. Como si se tratase de esa pluma (digital) con la que comienza Forrest Gump: cae desde el cielo, bailando a merced de las corrientes, hasta posarse en un pie del protagonista, que la guarda en un maletín. La vida puede ser como una caja de bombones. Zemeckis creció en una familia humilde en un barrio deprimido. “Me decían que éramos clase media. Pero ahora sé que éramos pobres”. Su padre, de origen lituano, trabajaba en la construcción. Y el día en que su hijo le dijo que se largaba a una escuela de cine, respondió: “No puedo creer que vayas a unirte al circo”. La frase aparece en El desafío en boca del progenitor de Petit, que era militar. “Mi padre no era capaz de entenderlo”, recuerda Zemeckis. “El mundo del cine le resultaba tan ajeno que no sabía ni cómo denominarlo”. En su casa nunca hubo arte: ni libros, ni música, ni teatro. Su pasión nació filmando y editando encuentros familiares con una cámara doméstica. Y viendo mucha tele: la primera vez que oyó hablar de una escuela de cine, la de la Universidad de California del Sur, fue en el show de Jimmy Carson. Se lanzó a por ella. Pensaba que podría convertirse en un técnico, quizá en operador de cámara. El listón comenzó a elevarse cuando aterrizó en el campus. En sus aulas se había graduado George Lucas e impartido lecciones Alfred Hitchcock, y un día de 1974 anunciaron la visita de un director veinteañero. Spielberg. Primero proyectaron El diablo sobre ruedas. “La vi y pensé: ‘Esto es asombroso’. Y luego entró caminando en el aula este crío y exhibió su nueva cinta: Loca evasión. Inmediatamente se convirtió en mi héroe”. Al final de la clase, se acercó y le pidió a la joven promesa si podía ver un cortometraje que había dirigido como estudiante.

En 1978, Spielberg se convertiría en el productor ejecutivo de su primer largo, Locos por ellos. Y dos años después, del segundo, Frenos rotos, coches locos (1980). Hasta dirigió 1941 (1979), sobre un guion escrito por Zemeckis y Bob Gale, su compañero de fatigas en aquella etapa. Principios de los ochenta. Más o menos entonces, ambos habían comenzado a imaginar viajes en el tiempo a bordo de un coche marca DeLorean. Regreso al futuro se estrenó en 1985. Coescrita y dirigida por Zemeckis, producida por Spielberg. Arrasó en los cines. Y catapultó a su realizador, inaugurando lo que podría llamarse su década prodigiosa. Diez años, seis películas, 11 oscars, cuatro de ellos a los mejores efectos visuales. Y nunca sabes qué bombón te va a tocar: en 1995, cuando recibió la estatuilla a mejor dirección por Forrest Gump –su “gran golpe”, a los 44 años–, el universo quiso que la recogiera de manos de su mentor. Como era tradición, el galardón lo entregaba el ganador del año anterior: fue Spielberg, con La lista de Schindler.

Este año se han cumplido tres décadas del estreno de Regreso al futuro. El 12 de octubre de 2015 fue además la fecha a la que Marty McFly y Doc Brown viajaron en la secuela: un mundo en el que los automóviles y los patinetes volaban, se llevaban robocordones en el calzado y los bolsillos de los vaqueros por fuera. Con la excusa, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) organizó en otoño una retrospectiva de la obra de Zemeckis. El crítico de cine Dave Kehr, comisario adjunto del departamento de cine en el museo, cuenta desde Nueva York: “Él pertenece a una larga tradición de cineastas americanos que no ven contradicción entre espectáculo e historia. Capaz de trabajar dentro del sistema comercial, pero creando películas personales. Es autor de algunos de los títulos estadounidenses más importantes de los últimos 30 años. Su trilogía de Regreso al futuro pertenece al subconsciente del país. Y hay frases de Forrest Gump que la gente sigue citando, quizá erróneamente. Porque en su cine suele haber una superficie placentera, pero si uno bucea, se vuelve duro y amargo. Forrest Gump no es solo esa cosa bonita. Sugiere que en América el éxito depende de factores arbitrarios. Lo cual resulta subversivo con el mito americano”. Sobre su década digital, Kehr lamenta que Zemeckis dejara a un lado la “expresión personal”. Y cita como acierto de su virtuosismo tecnológico la lágrima falsa que le colocó a Harrison Ford en Lo que la verdad esconde (2000). “Él quiere el control total de la imagen. Y con sus incursiones en la técnica de performance capture lo logró, pero a costa de restar vida a la imagen”. El crítico y comisario disfrutó de su regreso al cine de humanos, a “esa calidez” de El vuelo. Y de El desafío asegura: “El final es una obra maestra de puro formalismo cinematográfico”.

Dice Zemeckis que cuando estrenó Regreso al futuro ni siquiera imaginaba que seguiría dirigiendo películas 30 años después: “Creía que a mi edad ya me habrían apartado. Soy incapaz de ver el futuro. Todo lo que predije cuando escribimos aquel guion eran bromas. Nunca le prestamos demasiada atención, jamás creímos que llegarían a significar nada. Inventamos cosas porque pensábamos que era divertido”. Quizá hubiera algo más. Una semilla. Cuando en la segunda parte Marty viaja a 2015, un tiburón digital surge de un cine con realismo pavoroso. Da la sensación de que el director llevara tres décadas persiguiendo esa imagen. Entre las nubes. Jugándosela en la cuerda floja de Hollywood.

elpaissemanal@elpais.es

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Guillermo Abril
Es corresponsal en Pekín. Previamente ha estado destinado en Bruselas, donde ha seguido la actualidad europea, y ha escrito durante más de una década reportajes de gran formato en ‘El País Semanal’, lo que le ha llevado a viajar por numerosos países y zonas de conflicto, como Siria y Libia. Es autor, entre otros, del ensayo ‘Los irrelevantes’.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_